domingo, 26 de julio de 2020

La fotografía japonesa en torno a Provoke

PHotoEspaña presenta una exposición que constituye la colección privada más importante de fotografía japonesa fuera de Japón.

La serie de esta muestra la componen fotografías de los fondos de la Colección Per Amor a l’Art, de Bombas Gens, exceptuando las obras de Toyoko Tokiwa, que corresponden al Museum of Yokohama Urban History.

Entre los años 1957 y 1972 un grupo de fotógrafos transformaron el lenguaje fotográfico en Japón de manera substancial. Esa renovación, impulsada por el trabajo que comenzaron a desarrollar algunos fotógrafos políticamente concienciados durante la posguerra, se producía en paralelo a los grandes cambios económicos, sociales y culturales que acontecieron en dicho periodo, salpicado de enfrentamientos populares, sobre todo debido a la humillante ocupación americana y sus consecuencias.

En la exposición ‘The Eyes of Ten’, celebrada en Tokio en 1957, participarían junto a Toyoko Tokiwa los fotógrafos Shomei Tomatsu, Akira Sato, Eikoh Hosoe, Ikko Narahara, Kikuji Kawada y Akira Tanno, que pronto formarían la agencia VIVO (1959-1961), inspirada en la agencia Magnum Photos. VIVO (“Vida”, en esperanto) nacía con un ideal identitario centrado en su país, su modernidad y su pasado y el propósito de realizar una fotografía crítica sin atenerse a las convenciones establecidas y claramente abierta a la experimentación como expresión subjetiva del artista.

En 1968 Shomei Tomatsu, Koji Taki, Takahikoo Okada y Yutaka Takanashi fundan la revista Provoke (1968-1970). Aunque esta publicación se caracterizó por un estilo muy marcado: are-bure-boke (grano, barrido, desenfoque), el objetivo era aportar nuevas perspectivas y reflexionar acerca de las relaciones entre lenguaje y fotografía, y entre arte y resistencia política, entendiendo la fotografía como un lenguaje alternativo.

Sólo tres números de Provoke (Provocative Materials for Thought), de pequeñas tiradas cada uno, se publicaron en 1968 y 1969, a comienzos de 1970 el grupo se disolvía. No obstante, la experiencia posibilitó a los fotógrafos la búsqueda de su propio estilo y la edición de sus respectivos libros de autor en los años siguientes, obras que serían fundamentales en la historia de la fotografía y recordarían la transcendencia del movimiento Provoke, a saber: ‘For a Language to Come’ (Takuma Nakahira), ‘Bye Bye Photography’ (Daido Moriyama) y ‘Toshi-e Towards the City’ (Yutaka Takanashi).

Para el segundo número de la revista se invitó a Daido Moriyama, cuya colaboración se extendió al tercero. El trabajo de Moriyama reflejaba en cada una de sus instantáneas la cara oscura de la ciudad, en la que el sexo y el erotismo jugaban un papel primordial; desde carteles luminosos a las calles más lúgubres de la región de Shinjuku, lugar donde aprendió la técnica fotográfica de Shomei Tomatsu. Entre sus callejuelas y pasadizos encontró la crudeza de la figura humana inmersa en una atmósfera malsana pero perturbadoramente real. Daido Moriyama se convertiría en uno de los fotógrafos más reconocidos de esa generación y fue una gran influencia para Tamiko Nishimura, fotógrafa que trabajó junto a él y que continúa el legado temático y estético de Provoke.  

Posiblemente Takuma Nakahira fuera en sus fotografías el mejor exponente del espíritu de este provocador movimiento artístico. Su fotografía rehuía de las convenciones y se apoyaba en elementos casi inconscientes para disparar sus instantáneas al filo de lo reconocible. Su cámara fotográfica captaba la realidad inmediata pero él la transformaba en algo nuevo fruto de su mente innovadora.

Por otro lado, Yutaka Takanashi retrataba la ciudad de Tokyo y sus habitantes, pero tras unirse a Provoke inmediatamente reveló su propio estilo, si bien no tan extravagante y casual como el que promulgaba la revista. Con sus fotografías mostró la premura del nuevo Japón y el aislamiento al que había sometido a sus gentes. Una fotografía en la que mostraba panoramas que despertaban unos sentimientos cercanos a los que provocaban los cuadros de Edward Hopper: la soledad en las miradas, los cuerpos aislados, la incertidumbre y melancolía en los gestos robados de la sociedad del momento.

Los tres, junto con Koji Taki y Takahiko Okada, pensaron en las imágenes, aprendieron de nuevo a mirar y nos enseñaron una nueva forma de ver; dirigieron su propia conciencia para conferir a cada imagen la distinción debida, cambiando en adelante el rumbo de la fotografía moderna.

Más información

‘La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke’.

Círculo de Bellas Artes. Desde el 22/07/2020 hasta el 25/10/2020.

Fotografía ‘Eros’ (Provoke Nº2), 1969 © Daido Moriyama Photo Foundation 


viernes, 10 de julio de 2020

'Cámara y ciudad'. La vida urbana en la fotografía y el cine


CaixaForum muestra en Madrid la primera exposición fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre el Centre Pompidou de París y la Fundación la Caixa.

Desde siempre e indefectiblemente la fotografía y la ciudad han estado interrelacionadas como el medio y escenario para lo que el gran Cartier-Bresson, maestro del “instante decisivo”, llamaba “capturar el tiempo, suspenderlo y mantenerlo vigente de forma indefinida”. Y a lo largo del siglo XX esta práctica constituyó el género fotográfico que ha venido a llamarse fotografía callejera, urbana o, en los últimos tiempos y empleando este término anglosajón de una manera generalizada, street photography.

La ciudad moderna ha producido y producirá un sinfín de narraciones visuales que se originan en sus calles como escenario social, político o de ocio que el medio fotográfico ha inmortalizado a través de los muchos fotógrafos que, siguiendo el impulso espontáneo de una atención visual, han sido y serán los artífices de esa imagen que atrapa un instante y su eternidad.

La exposición que ahora nos ofrece CaixaForum reúne el trabajo de esos fotógrafos y cineastas que han realizado su personal y minucioso análisis visual de la ciudad y la vida urbana observando su faceta cotidiana, que como afirma el fotoperiodista Alex Coghe, incluye todos sus aspectos: “la ironía, la tragedia, la imprevisibilidad, la crueldad y hasta la belleza”.

La presente muestra, que se compone de más de 250 obras de 81 artistas, es el resultado de una selección a partir de las colecciones del Centre Pompidou y las fotografías y material fílmico de colecciones españolas, según el compromiso contraído hace un año para la organización conjunta de exposiciones hasta 2024. 

Una mezcla de fotografías históricas, como la icónica serie ‘París de noche’ de Brassaï, las surrealistas obras de Cartier-Bresson, junto a los proyectos contemporáneos de Philippe-Lorca diCorcia o Barbara Probst. Por último, la exposición se abre hacia el futuro, donde sitúa la calle en la era de la globalización desde el punto de vista de Paola Yacoub o la calle virtual de Google Street View bajo el prisma de Viktoria Binschtok.

Del 8 de julio al 12 de octubre de 2020.

Más información

CaixaForum Madrid.

Fotografía ‘Escalera’ © Aleksandr Ródchenko

domingo, 5 de julio de 2020

‘Ramón Masats. Visit Spain’


El fotógrafo catalán expone en Madrid 145 fotografías en blanco y negro, la gran mayoría inéditas.

Esta semana se inauguró la muestra ‘Ramón Masats. Visit Spain’, que se puede ver en el espacio Tabacalera Promoción del Arte. En esta ocasión se podrán contemplar las imágenes en blanco y negro que Ramón Masats tomó entre 1955 y 1965 en la trasnochada España en donde convivían guardias civiles con tricornio, curas de largas sotanas, toreros y gentes varias. Todos ellos retratados desde la irónica visión del autor. Un Masats que, a sus 89 años, acompañado de familia y amigos estuvo presente en la inauguración de una gran exposición a la que acudieron también colegas como Isabel Muñoz, Juan Manuel Castro Prieto o Chema Madoz.

En la España de esos años, no obstante, un incipiente ánimo de apertura quería imponerse ante la necesidad de salir del aislamiento que causaba el régimen franquista. Fue por entonces el soplo de aire fresco del turismo el que, además de constituir para el país un importante ingreso de divisas, incidió en ese ánimo debido a la influencia de las costumbres liberales de los europeos que nos visitaban.

Visit Spain fue en la época el primer eslogan publicitario que esgrimió el Ministerio de Información y Turismo para atraer a los turistas europeos. Esta exposición recoge algunas de las escenas de aquellos tiempos de tópicos patrios, culturales y turísticos que Masats fotografió consciente de la floreciente transformación del país y la oportunidad que suponía captarlo con su cámara. El resultado es un magnífico ejemplo del avance de la fotografía documental y la libertad de expresión.

Ramón Masats se interesó por la fotografía cuando realizaba el servicio militar. Allí descubrió la revista Arte Fotográfico. Adquirió una cámara con el dinero que le sisaba a su padre, hizo sus primeras fotos y se inscribió en el círculo fotográfico del Casino del Comercio de Tarrasa.

En 1953, Masats se inicia en el reportaje realizando un trabajo sobre Las Ramblas. Al año siguiente ingresaría en la Agrupación Fotográfica de Cataluña. En 1957 se instala en Madrid y recorre España trabajando como reportero para la revista Gaceta Ilustrada. Ese mismo año ingresó en el Grupo AFAL, y junto a sus amigos tertulianos de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, Gabriel Cualladó, Francisco Ontañón, Leonardo Cantero, Joaquín Rubio Camín y Paco Gómez, crea el grupo fotográfico La Palangana.

Una de sus fotos más conocidas es la del gol en un partido de futbol entre seminaristas. La imagen, titulada ‘Seminario’, la tomó con una Leica, como parte de un encargo realizado para la Gaceta Ilustrada en el Seminario Conciliar de Madrid.

La célebre fotografía se publicó por primera vez en el diario Ya, dentro de un reportaje destinado a la celebración del Día del Seminario, el 19 de marzo de 1960, y con el tiempo ha pasado a ser una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la fotografía en España. Es una de las pocas fotografías realizadas por un autor español que se conservan en la colección del MoMA.

La exposición, incluida en el programa oficial de PHotoEspaña y que permanecerá abierta hasta el 12 de octubre, está comisariada por el también fotógrafo Chema Conesa, que durante dos años se encargó de rescatar negativos apilados en cajas en casa de Masats.

Más información


Fotografía ‘Seminario’ (1960) © Ramón Masats